MIS 12 MEJORES PELÍCULAS DE 2014
1. LA GRANDE BELLEZA de Paolo Sorrentino - Italia
2. EL LOBO DE WALL STREET de Martin Scorsese - USA
3. BOYHOOD de Richard Lynklater - USA
4. AMERICAN HUSTLE de David O. Russell
5. LA VIDA DE ADELLE de Abdellatiff Kechiche - Francia
6. NEBRASKA de Alexander Payne - USA
7. EN LA CASA de Francois Ozon - Francia
8. WADJDA de .... - Arabia Saudita
9. QUE EXTAÑO LLAMARSE FEDERICO de Ettore Scola - Italia
10. FORCE MAJEURE DE Ruben Östlund - Suecia
11. IDA de Pawel Pawlikowski - Polonia
12. ANTES DEL FRIO INVIERNO de Philippe Claudel
viernes, 26 de diciembre de 2014
sábado, 22 de noviembre de 2014
AVANT L´HIVER de Philippe Claudel
ANTES DEL INVIERNO
MAS FRIO
Poco se
conoce de Philippe Claudel en Argentina, un guionista y director de cine francés
del cual solo tuvimos la oportunidad de apreciar una estupenda película suya en
2008 que se llamó "Hace Mucho Que Te Quiero", con esta misma actriz,
Kristin Scott Thomas, que aquí acompaña a Daniel Auteuil en papel de la esposa.


Pero
Claudel no está solo. Sus actores son magistrales. Daniel Auteuil ya le discute
sin ninguna soberbía el trono del más grande del cine francés al mismisimo
Gerard Depardieu, porque en el fondo, cada vez se parece más a Jean Gabín. Hay en su "Paul" muchos contrastes,
mucha humanidad. Paul es un gran médico, tiene mucho de creído, de soberbio,
de burgués de clase media acomodada. Pero también Paul es un tipo
afable, culto, buen amigo, protector de sus pacientes. Y Kristin Scott Thomas
no tiene nada que discutir con nadie. Actúa tanto en inglés como en francés, y
desde aquella maravilla de "El Paciente Inglés", nos viene regalando
una gran actuación tras otra. Su Lucie es la mujer que acompaña. Pero ella está
atenta a los cambios. Sabe que su marido está "en proceso de cambio".
Suelta y acompaña. Por sobre todas las cosas, ella está. En este elenco, porque además hay un trío,
tampoco desentona Richard Berry, otro gran actor francés.
Una
buena película nunca es tal sino cuenta con una buena fotografía y una buena música.
En éste caso, Denis Lenoir aporta los necesarios tonos fríos que la trama
exige, y André Dziezuk acompaña con su extraordinaria música los diferentes momentos del alma atormentada de Auteuil. En
una palabra, "Antes del Invierno" es una película redonda,
audio visualmente hablando.
Buena
película. Bien francesa. Interesante en su trama y estupendamente actuada.
Entretiene en su desarrollo y nos deja pensando por un momento cuán frágiles somos
en esos momentos de la vida en que el cambio nos sorprende por la espalda, y
con la guardia baja.
lunes, 17 de noviembre de 2014
FOURCE MAJEURE de Ruben Östlund
Dr. JEKILL
AND MR. HIDE ?
Se habla cada vez más del nuevo cine sueco, de la influencia
y su proximidad con el cine de Hollywood, de sus buenos escritores y
directores. Películas como "Déjame Entrar", la versión de
"Tinker, Taylor, Soldier, Spy" y la trilogía de "Millenium"
ya dieron cuenta de ello, y ésta última no empalideció frente al paso sin
resonancias que tuvo su remake americana, lo cual no hizo más que confirmar el
asunto.
Esta semana llegó a nuestras pantallas "Fuerza
Mayor", escrita y dirigida por el talentoso Rubén Östlund, un joven
director con solo 4 largos en su haber pero que ya ha logrado el reconocimiento
internacional al recibir un par de galardones en festivales internacionales, el último de ellos nada menos
que este año en Cannes, en una sección paralela pero de gran importancia.

Somos responsable s de todos nuestros actos? Tenemos
consciencia de ello? Es salvable la pareja cuando descubrimos que el otro no es
tal cual lo sentimos o lo vemos? De quién nos enamoramos? De un ser real o de
alguien que idealizamos? Qué cambia en la pareja cuando nacen los niños? Qué
papel juegan nuestros niños cuando, aún pequeños, perciben la crisis de sus
padres ? Hacemos algo por salvar la crisis o dejamos hundirnos en la misma?
Somos capaces de cambiar o de asumirnos tal cual somos? O somos negadores por
naturaleza manejados por nuestro egoísmo? El cine de Östlund tiene la capacidad
de movilizarnos, de cuestionarnos quiénes somos, de hacernos mirar frente al
espejo.
No hay duda que Östlund no solo es un muy buen director de
cine sino también un excelente guionista. Aparece de golpe como uno de esos
futuros grandes genios del cine capaces no solo de narrarnos algo con mucha destreza
e interés sino sobre todo, manipularnos sin misericordia. Tira y afloja los
piolines narrativos en forma permanente
de manera tal de interesar profundamente al espectador
y compenetrarlo no solo con la
historia que le cuenta, sino también con los personajes. Transforma a la película
en una especie de trampa sin salida en la que uno parece no poder dejar de participar
de la misma. Es imposible dejar de preguntarse: Qué haría yo si estuviera
viviendo esta situación?
De lo visto este año cuyo origen no sea "made in u.s.a", pareciera que este es el "film sorpresa" del
año. Estupendamente realizado y actuado, el interés de su tema alcanza alturas universales. Nadie está exento de vivir una catástrofe y ninguna persona común está preparado
para ello. Cómo serán nuestras reacciones en dicho caso nos es desconocido.
Acaso, me pregunto, aflorará el Mr. Hide que llevamos oculto?
domingo, 2 de noviembre de 2014
BOYHOOD de Richard Linklater
LA
FASCINANTE EXPERIENCIA DEL SER

El desafío
que se autoimpuso Richard Linklater, guionista y director del film, fue inmenso
y ambicioso. No solo por la temática elegida sino por la forma en como decidió
llevarla a cabo. Linklater filmó esta película durante 12 años. Con infinita
paciencia, reunió un elenco muy homogéneo, en el cual destacan figuras
conocidas como Rossana Arquette (la madre) y Ethan Hawke (el padre), y siguió
el crecimiento de Mason (Ellar Coltrane), el hijo de ambos en la ficción y
personaje central de la película desde sus 5 hasta sus 18 años, generando una seguidilla de escenas que mantiene un
hilo narrativo coherente que temporalmente abarca un periodo de tiempo prolongado y real pero
que de ninguna manera la transforma en una película larga o reiterativa.. Verdaderamente,
un prodigio cinematográfico. Sin embargo, la mayor virtud de Linklater obviamente
no fue su paciencia sino nunca perder el punto de vista narrativo. La película
siempre está contada desde el personaje de Mason, el niño vuelto adolescente.
Su visión de los hechos es la que muestra la película, que no solo nos habla de
su propio crecimiento sino también de las vicisitudes ocurridas en su familia e incluso, a grandes
rasgos, de los cambios de época y las consecuencias de las decisiones políticas
en que se han embarcado los Estados Unidos después del fatídico 11 de setiembre
de 2001, cuestiones que aunque lejanas, no han dejado de influir y formar parte de su propio desarrollo personal.
He aquí la importancia de lo colateral en la formación de la persona, es decir,
aquella influencias que escapan de lo estrictamente familiar y provienen del
mundo exterior.
Es que esa
infancia plagada de cambios, ya sea el divorcio de sus padres, de los nuevos
matrimonios de los mismos, los cambios de casas y de lugares de residencia, de hermanastros que van y vienen, de escuelas
y maestros que rotan sin cesar, van marcando la personalidad de Mason de manera
inalterable. Un niño sencillo, inteligente, despierto, más bien introvertido,
que descubre en la fotografía la sensibilidad que el arte transmite al artista (tal vez un alter ego
del propio director) para aproximarse a ese mundo exterior tan lleno de
incógnitas y desafíos, para poder comprenderlo y apropiarlo. El film de
Linklater es sensibilidad pura.
Linklater es un director americano independiente
pero muy afianzado en sus técnicas narrativas, más cercano al cine de Nueva
York que al de Hollywood, con posibles influencias de maestros como Elía Kazán
y Martín Scorsese. Podríamos estar hablando de un neorrealismo americano. Linklater
nació en el Estado de Texas, y no solo esta película, sino la mayoría de sus
films más personales (Dazed and Confused, 1993; Suburbia, 1996; The Newton
Boys, 1998) transcurren en el Estado de Texas, como asi también los actores con quienes usualmente trabaja,
son texanos. Y eso define a su cine con una impronta texana muy particular: la visión del medio oeste americana, un
nacionalismo muy puro aunque, en este caso, demócrata. Aunque cabe aclarar que, paradójicamente, las obras consagratorias de Linklater son
"Escuela de Rock, 2003" y la trilogia con Ethan Hawke y Julie Delpy:
Antes del Amanecer (1995), Antes del Atardecer (2004) y Antes del Anochecer
(2013), todas ellas filmadas fuera de Texas.
Es posible
ver este film con el corazón y solo desde la emoción. Pero sería mezquino de
nuestra parte no intelectualizarlo, no profundizarlo, porque el tiempo de la
infancia de Mason, es nuestro propio tiempo, y la película es un desafío al
espectador, dado que se transforma en un espejo en el cual se refleja la
realidad que vivimos. El film es un
milagro de realismo y una apelación a la inteligencia. Verla como padres no nos
permite permanecer indiferentes al crecimiento de Mason porque dicho crecimiento
coincide con el crecimiento de nuestros propios hijos. El crecimiento de Mason
no es otra cosa que el propio crecimiento del ser. Representa la lucha por ser
uno mismo. Esa lucha que, como padres,
nos suele dejar en off side, aquella que a veces, no nos deja comprender que nuestro hijo es
otro, deferente a nosotros mismos, que tan sólo busca ser.
Boyhood es
tal vez la obra maestra de Richard Linklater, un director que como pocos,
expresa una visión profunda de la época que nos toca vivir. Pongamos atención a
esta película. Berlín 2014 ya premio a Lynklater como mejor director de la
muestra. No me gustan los pronósticos pero la carrera al Oscar está lanzada.
Boyhood tiene suficientes méritos artísticos para alzarse con más premios de
importancia.
lunes, 20 de octubre de 2014
THE EQUALIZER de Antoine Fuqua
"No
Despierten al León Dormido"

Por el otro
lado, Robert, el personaje de Denzel Washington, protagonista principal de este
film, no es un policía ni responde a
fuerza policial alguna. Por el contrario, es un agente retirado de la CIA, y que
por alguna razón que desconocemos, está amparado bajo un sistema del protección
tipo testigo clave, que lo mantiene fuera de acción y viviendo en un anonimato
absoluto trabajando como instructor de servicios de seguridad en un
supermercado de materiales para la construcción. Cuando Alina, una prostituta
que frecuenta el mismo bar que Robert,
aparece semi desfigurada por una paliza que le propinó alguien relacionado con
la mafia rusa, la película se deslizará hacia una desenfrenada violencia que
poco tiene que ver con la chata y bucólica vida que hasta aquí conocemos lleva
Robert.
Es en este
momento donde uno, conservador apegado a las buenas costumbres, legalista y pacifista, se pregunta por qué el héroe
clásico, individualista y solitario, es quien debe restablecer el orden y
salvar a la muchacha, y no la sociedad y sus instituciones, o sea, la policía y
la justicia, haciendo lo suyo a su debido tiempo y decorosamente. Y más allá de
las convenciones cinematográficas, nos es inevitable encontramos con la
realidad nuestra de todos los días. No es que con este comentario pretenda realizar
una apología de la violencia individualista como forma de solucionar los
problemas de seguridad que se han instalado en las sociedades modernas, pero es
claro ver que las soluciones convencionales que aplicamos diariamente no dan
respuesta a este tipo de problemas donde mafias o terrorismos tienen más poder económico,
más poder de fuego, más recursos humanos y mucho menos escrúpulos para respetar
leyes y reglamentos que los que tienen que
respetar no solo las víctimas del conflicto, sino también las instituciones, sus
representantes y hasta el propio sistema que las cobija. O acaso no será que
todavía no hemos superado el drama de nuestra noche más oscura, y todo aquello
que suene a orden y a represión, abre nuestras heridas y altera nuestros sentimientos,
haciéndonos perder objetividad respecto del verdadero sentido de la justicia?
Posiblemente
un film menor, impecablemente realizado, incluso con menos pretensiones que las
que yo le adjudico, pero si lugar a dudas, un film que me dejo pensando sobre
esa sensación de inseguridad que sentimos todos los días. Tal vez sea solo eso, haber visto un film honesto, un film que llama a las cosas por su nombre.
domingo, 12 de octubre de 2014
MAGIA A LA LUZ DE LA LUNA de Woody Allen
La Noche
Estrellada

Cuando uno
llega al cine para ver "Magia a la Luz de la Luna", la nueva película
de Woody Allen, lo primero que ve es el afiche donde la pintura de
Van Gogh "El Cielo Nocturno" hace fondo de los actores principales. El
cuadro de Van Gogh no se volverá a ver en toda la película. Pero si ese cielo
nocturno ilumina un campo de energía tumultuosa, no hay duda que Woody lo debe
haber visto una y mil veces para inspirarse y sentarse a escribir esta película.

La trama
sencilla y vertiginosa, tiene como protagonista a un ilusionista inglés, que
disfrazado de chino, realiza circenses actos de magia. Stanley, papel que tiene
a cargo el actor inglés Colin Firth, es el nuevo alter ego del propio Woody
Allen transportado a la Inglaterra y más tarde a la Costa Azul de los años 20,
donde transcurre la mayor parte del película. Como todo ilusionista, no cree en
los milagros. El tipo es un especialista, un perfeccionista que conoce todos
los secretos del oficio. Sus trucos son
actos de magia perfectamente estudiados, por lo tanto, hace de su vida un show
del engaño. Miles de personas salen de ver su espectáculo creyendo que la magia
vista no es otra cosa que la realidad misma. El público acepta el engaño. Es
parte del juego.
Lo que
sigue es una puesta a prueba. El juego del espía espiado, en este caso, del
mago engañado. Aparece una médium, como en "Alice" o como el hipnotizador de "El Escorpión de Jade", que se dice capaz de comunicarse con el más allá. Pero
claro, si Nietzsche ha afirmado que "Dios ha muerto", cómo puede
haber el tal "más allá".
El resto
del film no lo voy a contar. Si voy a decir que Magia a la Luz de la
Luna", es un auténtico film de Allen. No está
entre su mejores ni entre sus peores películas. Es un film "mediano",
que tiene la contra de haber sido realizado después de una de sus grandes obras
maestras (Blue Jasmine). Tiene todo su humor, una trama que se sigue con
interés, un final bastante predecible, grandes actuaciones, una muy buena
puesta en escena, una hermosa banda sonora repleta de jazz de los años 20 perfectamente
sincronizada con la acción que acompaña, y un par de actuaciones excelentes,
entre los cuales se cuenta su nueva musa inspiradora, la inglesita Antonia
Clarke, de 18 años de edad, vista antes en la versión cinematográfica de "los
Miserables", que ahora tiene la oportunidad, y no la desaprovecha, de mostrar todo su gran talento, tanto para
la comedia, como para calzarse los
zapatos de una auténtica "femme fatale", ingenua y manipuladora a la
vez.
Allen nunca
defrauda. Parece más de lo mismo, pero siempre se las arregla para que no lo
sea.
viernes, 10 de octubre de 2014
PERDIDA (GONE GIRL) de David Fincher
APARIENCIA
DE FELICIDAD

Está claro
que el matrimonio de Amy y Nick no está unido por el amor sino por la pasión
momentánea. Poco tienen en común. Hasta la diferencia de clase los separa. Amy
es la típica princesa de clase acomodada, la niña educada, exitosa escritora de cuentos infantiles, una mujer mundana que
no se pierde fiesta alguna. Nick es un buen tipo de clase media, quiere ser
escritor, conoce a Amy en una de esas fiestas y ve una oportunidad en el
casamiento para poder escribir en forma distendida. Prontamente, el castillo de
naipes se desparramará por sobre la mesa, y dejará al desnudo no solo estas
diferencias, sino a un pusilánime casado con una gran y siniestra manipuladora. El cazador cazado.
No hay duda
que la novela de Gillian Flynn es
interesante, y que su propio guión para la película es excelente. Pero lo
notable es el estupendo trabajo de David Fincher en la dirección. Fincher es un
amante del policial. Dentro del cine moderno, ya ha hecho escuela.
"Seven" y "Zodiaco" son dos película perfectas. "Gone
Girl" no está lejos de serlo. Es una película hitchcokiana es su más pura
esplendor. Bien construída desde el guión, mejor dirigida por la mano segura de Fincher, se transforma en una radiografía crítica de nuestra época, esa donde el rol de la mujer comienza a ser protagónico, no solo en el hogar sino, y sobretodo, en el mundo del trabajo, y el de la omnipresencia mediática, de la que deriva una total falta de intimidad, aquélla de que nos hablara Coppola en "La Conversación" u Orwell en "1984". Fincher, un observador objetivo que pinta la sociedad moderna como pocos
(recordar "Red Social", su película sobre la creación de Facebook)
toma todos estos elementos, los distribuye adecuadamente, y obtiene un thriller
tan elegante como apasionante. Sin dudas, una película que merece verse. En el plano actoral, Affleck es mejor director que actor. Por eso, seguimos extrañando a Jimmy
Stewart. Pero no hay dudas que Rosamund Pike está a la altura de las "blondies"
de Hitchcock.
miércoles, 1 de octubre de 2014
NUEVO CINEMA PARADISO de Giuseppe Tornatore
DEL PADRE
POSTIZO AL DEMIURGO

Son
importantes los cortes realizados por Cristaldi para el entendimiento final de
la película? Si, porque cambió el sentido de lo narrado. En la primera versión
estrenada, la visión estaba focalizada
en la narración de la niñez de Totó, un niño huérfano de guerra en la Sicilia
de los años 50, y la relación que entablaba con Alfredo, el proyectorista del
Cinema Paradiso del título, quien, casi como "padrino" lo protegía y
consentía, le enseñaba su trabajo, le inoculaba el bichito del amor por el
cine, y de alguna manera lo alentaba a ser director cinematográfico.
Qué quiere reivindicar
Tornatore presentando su corte final? En el plano artístico, la total autoría
de su filme, y en el plano narrativo, por un lado, completar el relato de la vida de Totó,
en la cual, Alfredo cobrará una dimensión más importante, siendo ya no sólo el padre sustituto sino que se
transformará en una especie de demiurgo que será fundamental para regir el
destino de Totó. Y por otro, contarnos su primer amor.
De esta
manera, la película, sin perder su carga emotiva, gana en interés, dado que
lejos de focalizar la tesis en la idea de superación y autorrealización
personal, que esgrimía la primera versión, pone énfasis en las cuestión del destino, en aquello que induce a
pensar que nuestra vida no solo depende de todas aquellas decisiones personales
que tomamos, sino también de aquellas personas que nos rodean e influyen en
nuestras vidas, como así también en factores y sucesos imponderables que interceden
en nuestro camino.
Sin perder
nada de su interés, sus citas y homenajes al cine americano e italiano anterior
a los ´60, y sobre todo la carga emotiva
original (la música de Ennio Morricone tiene mucho que ver con ello), "Nuevo
Cinema Paradiso" sigue siendo la gran película que conocimos, solo que
ahora, la vemos completa, tal cual la soñó y pensó la pluma inspirada de
Giuseppe Tornatore.
lunes, 29 de septiembre de 2014
RELATOS SALVAJES de Damían Szifron
EL ESPEJO EMPAÑADO
Relatos
Salvajes no me gustó demasiado. Cinco episodios independientes y un prologo, generan un film desparejo que se
parece más a un ejercicio de estilos que a una obra coherente, con una temática
concreta y un objetivo determinado.
Si Szifron
se propuso generar un catalogo de sus virtudes tanto como guionista como director
cinematográfico, seguramente, aprueba el desafío. Pero si el objetivo de Szifron fue realizar un fresco social, quedo a años luz de un film tan luminoso como retrato de una época como lo fue "La Gran Belleza (2013) de Paolo Sorrentino.


Particularmente, me gustaron,
los episodios protagonizados por Darín y Oscar Martinez respectivamente. Están
plenamente logrados y justifican haber pagado el precio de la entrada. Ambos
son claros, contundentes y sus historias parecen estar describiendo el
verdadero comportamiento salvaje de una sociedad al borde de la hipocresía, la
corrupción, el autoritarismo y el estallido social.
Los otros
episodios, en cambio, no me resultaron igualmente interesantes. El prologo,
absolutamente disparatado, encierra una escena final a cine puro. Ese es su acierto.
Uno de los mejores momentos de la película. Es una escena donde Szifron demuestra
que es capaz de narrar en términos estrictamente cinematográficos. El segundo
corto, protagonizado por Rita Cortese y Julieta Zylberberg, está bien contado,
pero su final es de una corrección politica que apena y hace desconfiar de los
verdaderos motivos que impulsan a Szifron. Al menos yo, esperaba un Szifron más contestatario.
El siguiente relato, el de Leonardo Sbaraglia, muestra una escalada de
violencia que nace de la nada y termina en la muerte. Deja pensando, pero uno
concluye que como sátira social es "too much". Finalmente, el
episodio final, la descripción de una fallida fiesta de casamiento, muestra otra
vez a un Szifron muy cómodo y suelto en sus condiciones narrativas pero
contando un disparate absolutamente increíble. Muy lejos de aquella fiesta de
casamiento que filmó Michael Cimino en El Francotirador (The Deer Hunter, 1978),
donde se percibía que detrás de la alegría de la fiesta se escondía la amenaza
cruel de una guerra incomprensible y obviamente, absurda como todas las
guerras.
Ese
absurdo, que en nuestro caso es el de una sociedad estancada, que no avanza a
pesar de poseer recursos naturales y humanos suficientes, es lo que no refleja
la película de Szifron. No obstante, y en función de la capacidad demostrada, cabe preguntarse "qué nos quiso decir"
. Es "Relatos Salvajes" como película, un compendio de las características
de una sociedad violenta y desarticulada socialmente, al mismo borde de la
desintegración? Somos capaces de volver a
matarnos entre hermanos por una simple nimiedad, por una idea política o por la
lucha de clases? Estamos en un país al borde del estallido donde la corrupción política
y social se pasea impunemente? Existe un relajamiento moral que condiciona toda
posibilidad de desarrollo? Es tal la impunidad que solo nos queda la justicia
por mano propia?
Relatos Salvajes es exactamente lo que dice el título. Una serie de relatos,
más o menos pretenciosos, que no alcanzan la altura necesaria como para
transformarse en una pintura social de lo que como sociedad nos pasa. Existe en
el film una especie de tufillo a conformidad, a
corrección politica, a prolijidad cinematográfica que impide que estos
relatos se conviertan en un verdadero fresco social y que se proyecten hacia el futuro como una película documento que describe una época
maldita. Una verdadera pena. A veces, en el arte, es necesario tomar un poco
más de riesgo y no asegurar tanta taquilla. En verdad, mostrarnos tal como
somos, no solo puede ser salvaje sino peor aún, puede hacernos doler.
jueves, 25 de septiembre de 2014
LUCY de Luc Besson
UNA
AMERICANA EN PARIS

Lo
conocimos a mediados de 1985 con "Subway", con Chistorpher Lambert en
el papel principal. Se hizo famoso con "The Big Blue", 1988, aquella película de los 2 buzos que compiten
hasta perder la vida en las profundidades del Mediterráneo. Más tarde su fama
se consolidó con Nikita (1990) (los americanos incluso hicieron una remake y
también una serie de televisión) y León (1994), con quien lanza al estrellato a
Jean Reno y a Natalie Portman, aun una niña.

Poco, poquito. Aunque hay que reconocer que " Lucy" es divertimento en estado puro, una de mucha acción con un envoltorio lujoso, una explicación científica para atraer al espectador aburrido, la belleza y la credibilidad de la Johansson, la dicción de un Freeman que parece estar narrando un documental de la National Geografic, un correcto festival de efectos especiales, y la destreza narrativa de Besson, que todo lo puede.
martes, 9 de septiembre de 2014
CHE STRANO CHIAMARSI FEDERICO de ETTORE SCOLA
Llegan mis cosas esenciales. Son estribillos de estribillos. Entre los juncos y la baja tarde, !qué raro que me llame Federico! - Federico Garcia Lorca - Canciones para Terminar.

Vienen al
caso dos frases que leí del Dr. Facundo Manes en el diario La Nación hace unos
meses. Las cito textualmente. La primera de ellas dice "La memoria no
es un fiel reflejo de aquello que pasó sino más bien un acto creativo, uno de
los más creativos en el funcionamiento de nuestras mentes. La otra aclara, "Las
estructuras cerebrales que están involucradas en la memoria autobiográfica
alimentan a su vez circuitos neurales ligados con las emociones". Y estas
dos frases del Dr. Manes son claves para poderse acercar a este nuevo film de
Scola. Porque el filme de Scola es un acto creativo proveniente de los
recuerdos y manejado por la emoción más pura.
En principio, el film abre como un documental sobre Fellini,
pero a los pocos minutos de transcurrido el mismo, uno se da cuenta que de
documental no tiene nada y todo responde a la arbitrariedad de la memoria que
transforma recuerdos caóticos en hechos que son tratados de poner en un orden
con el propósito de poder entender un tiempo vivido y sobre todo, un movimiento
cinematográfico que ha sido producto de ese propio tiempo que dejo como
testamento al cineasta más creativo que haya existido hasta el momento. De esta manera Scola recuerda a Federico Fellini, y tal vez, esos
recuerdos de Scola no coincidan con la realidad en su estado más puro. Pero esos
recuerdos, que ahora cobran forma cinematográfica, narran aquellos momentos que se transformaron
en bisagras de aquel movimiento.
Son unos pocos momentos. La llegada de Federico
a Roma desde su Rimini natal, a los 18 años, haciendo su debut como caricaturista de Marc´Aurelio, un pasquín
que desde el humor, pretendía desde principios de los años ´30 ser un medio
lúcido y crítico del fascismo, fundamentado en la caricatura politica y
costumbrista, por donde pasaron los nombres más famosos de la época, entre
ellos los de aquellos que cimentaron la cinematografía italiana a partir de l
los 50, como Furio Scarpelli, Agenore Incrocci (Age), Steno (seudonimo de
Stephen Vanzinas), Ruggero Maccari, Cesare Zavattini, Mario Bava, Mario
Camerini y el propio Ettore Scola, quien de pequeño, había tenido gran
habilidad para el dibujo, sin olvidarnos, obviamente, de Mario Moniccelli, de Roberto
Rossellini, de Vittorio De Sica ni del gran Michelangelo Antonioni.
Scola pasa revista a
cada momento creativo, busca y trata de explicar los "porque" de lo
"fellinesco". Rememora aquellos paseos nocturnos en el auto de
Federico tratando de abrevar en algo de esas almas desoladas que habitan la
noche (un pintor callejero, una prostituta romana), rescata las escenas de "Nos Habíamos Amado Tanto" donde justamente esta Fellini filmando "La dolce Vita", introduce a Mastroianni
como un autentico alter ego de Federico, y recuerda que él le da el papel de
Giacomo Casanova que el propio Federico le niega en su película. Comprende a
Federico, lo entiende, lo mima, y hasta lo justifica. Lo muestra y lo admira como a un
genio, pero a su vez, deja en claro que semejante genialidad tiene que ver con
la osadía y también por el talento que lo rodeaba.
Película chiquita,
hecha como con retazos, desborda creatividad y está impregnada no solo del
genio de Fellini sino del propio Scola, quien con humildad y como único
sobreviviente de una generación, le rinde homenaje. Cuando todo se acaba con la
muerte del gran Federico, la negación aparece, Federico se escapa en medio del
velorio en Cinecittá, y es entonces cuando Scola se queda solo con los retazos de aquellos
filmes que han hecho historia y nos dice que los grandes nunca mueren porque
permanecen a través de su obra.
Film genial que parece
ser ignorado en Buenos Aires, ha tenido hasta ahora una corta trayectoria que
le ha permitido brillar en los más importantes festivales y hasta tener una
pasada de homenaje en el Moma, el Museo de Arte Moderno de Nueva York.
Absolutamente imperdible para los amantes del cine, y para todos aquellos que
no se conforman con lo seriado.domingo, 17 de agosto de 2014
WADJDA de Haifa Al-Mansour
LA BICICLETA VERDE
Más allá de ser el primer film saudita que se estrena comercialmente en Buenos Aires, es también el primer film de origen árabe dirigido por una mujer. Y esa característica femenina se nota en toda la película porque la película toda es una comedia ligera en torno de la condición de la mujer en el islam.

En lo exterior, en la superficie del relato, el film de Al-Mansour cuenta un momento en la vida de Wadjda, una niña de unos 14 años, quien con algunos problemas escolares, ve la oportunidad de superarse a través de su participación en un concurso escolar contestando preguntas sobre el Corán, cuyo premio en dinero, le facilitaría la compra de la bicicleta color verde que desvela sus sueños. Pero en lo interior, el film va más allá y describe una sociedad llena de prejuicios morales, donde se rebela el rol secundario de la mujer.

La Bicicleta Verdad (Wadjda en su original) es una película
entretenida y profunda. Contada como comedia costumbrista, se transforma en una
crítica social importante que trasciende las fronteras de su propio universo.
viernes, 15 de agosto de 2014
JEUNE & JOLIE de Francois Ozón
CORTO VIAJE DE LA ADOLESCENCIA HACIA LA
NOCHE
"Joven y Bonita" es la última película de Francois Ozón, un joven escritor y director francés que tuvo su debut cinematográfico en 1998 y su primer gran éxito comercial en el año 2000 con una película estupenda que se llamó "Bajo la Arena", protagonizada por la inglesa Charlotte Rampling.


Ahora es el turno de "Joven y Bonita", un film que lo coloca como un testigo, un analista de la decadencia de la sociedad en que vivimos. Una visión lúcida de una familia disfuncial, en la cual hay un padre ausente, otro sustituto que no encaja, una madre medica sólo ocupada en restablecer su nueva relación matrimonial, y dos hijos adolescente, un varón todavía casi niño, y una niña, Isabelle, de 17 al borde de abandonar la adolescencia y enormemente alterados por el despertar de las feromonas, al punto de transformarse rapidamente en una mujer: la joven y bonita del título original.
El merito de Ozón es
describir esa transformación, el de la Isabelle adolescente a la Isabelle
mujer, sin perder nunca su exclusivo punto de vista. Todo lo que vemos, lo
vemos a través de Isabelle. En el film no hay desviaciones ni pérdidas de
tiempo. En todo el transcurso de la película están ocurriendo cosas que
inexorablemente trasladan a Isabelle desde el mundo de la adolescencia al mundo
de la adultez. A veces, delicadamente. Otras, con la dureza propia de la vida.
Será, sin duda, un aprendizaje costoso. Incluso, Isabelle no tomará ni el mejor
camino ni tampoco los más acertados atajos. Por el contrario, erigirá hacerse
mujer, prostituyéndose. Pero esa elección no será tan libre. En el fondo, su
psiquis estará condicionada por una búsqueda constante. Isabelle se prostituye sólo
con hombres mayores. En el inconsciente de Isabelle, lo que prevalece, es la
búsqueda de un padre ausente.
Film duro y notable de Ozón, contado como una
comedia dramática sobre el fin de la adolescencia, alcanza las alturas de un
documento de una época en la cual la familia parce no encontrar las respuestas
adecuadas a los nuevos desafíos que se plantean: la mayor participación social de la mujer, la inserción de la mujer en el mundo laboral y en cargos directivos, la
tecnología que reemplaza al hombre, las ausencias..., la familia vuelta disfuncional, aquella de "los
míos, los tuyos y los nuestros".
domingo, 10 de agosto de 2014
VIOLETTE de Martín Provost
LA
MALQUERIDA
Violette
Leduc fue una escritora farancesa que
murió en 1972 a los 65 años. Contemporanea de Albert Camus, Jean Genet, Jean Cocteau,
Jean Paul Sartre, y fue ahijada literaria de Simone de
La película que lleva su nombre toma un lapso de su vida que va desde mediados de la 2da Guerra Mundial hasta 1964, año que publica su 6to libro, "La Bastarda", que además, le otorgaría su primer premio literario, el Goncourt de ese año.
No obstante estos antecedentes, la película no es un film sobre la creación literaria aunque ponga en claro que el hecho creativo tiene mucho más de esfuerzo y transpiración que de verdadera inspiración. La película trata, por el contrario, de la imperiosa necesidad de expresión que tiene la Leduc derivada tanto de sus inclinaciones sexuales (es bisexual) como así también de las dificultades que experimenta en ser amada, en ser querida. Violetta camina todos esos años que retrata la película por un abismo sentimental, por los bordes mismos del desamor, para encontrar en el hecho literario una forma de expiación. Su literatura, no será otra cosa que una autobiografía descarnada. Cada uno de sus libros representará un viaje hacia su interior o su pasado, no en una búsqueda desenfrenada de su propios sentimientos, sino más bien, un viaje por el abismo de sus soledades y desamores. Violette es el amor no correspondido. La vida de Violette no solo no encuentra ni el amor físico ni carnal, sino que ni siquiera encuentra el amor de sus lectores. Su literatura es prácticamente ignorada hasta que, en 1964, "La Bastarda", se transforma en un éxito editorial. A partir de ese momento, Violette, al menos, podrá vivir económicamente hablando, del producido de su trabajo aunque nunca llega a ser una autora popular.
Martin Provost, director y guionista, de quien se vió anteriormente la excelente "Seraphine" sobre la vida de la pintora Seraphine Louis, en la que exploraba la libertad de expresión en una persona que experimentaba desequilibrios mentales , dirigió Violette con mano firme y la sensibilidad necesaria para introducirnos en los huecos desolados de la personalidad de Violette, permanentemente demandante sin éxito de compañía y amor. Toda la pintura de este particular universo hubiera sido imposible para Provost de no contar con la extaordinaria actuación de Emmanuelle Devos, una actriz sensible y plena de matices, que da carnadura creíble, real, a la escritora retratada.
miércoles, 12 de marzo de 2014
CINE Y LITERATURA: Sobre "DETRÁS DE LA PUERTA" de István Szabó y "EN LA CASA" de Francois Ozón
DOS
ESTRENOS
"Detrás de la Puerta" y "En la
Casa" tienen algo en común. Ambas tratan sobre cómo escribir una novela
que necesariamente se nutre de la vida que viven sus propios escritores. La
diferencia está en los resultados logrados.
"Detrás de la Puerta" me decepcionó. Muy
bien actuada por Helen Mirren, la película interesa pero no llega a cuajar. Hay
claras fallas de guión y eso resiente la fluidez narrativa del maestro húngaro,
quien supo ganar un Oscar por "Mephisto".


Szabó, en una puesta casi teatral, localiza la acción en un barrio de las afueras de Budapest. Allí desarrollan sus vidas un matrimonio de intelectuales, Magda y Tibor, ambos dedicados a la enseñanza universitaria, y Emerenc, una extraña mujer que pasa su tiempo fregando ropas viejas y barriendo hojas secas o nieve acumulada en la vereda. Magda quiere ser escritora. Para ello, decide dejar sus cátedras y dedicarse a escribir. Por lo tanto, necesita que alguien la ayude en las tares del hogar. Para eso llama y contrata Emerenc. A partir de allí, la acción se concentrará en los sucesivos cruces de ambas mujeres.
Szabó trata de evitar las obviedades
del enfrentamiento social, y para ello, focaliza las acciones en los objetivos
de cada una de ellas. Magda quiere terminar su libro, y Emerenc pareciera
pretender superar su misterioso pasado. Al principio de la película, la
relación entre ambas se presenta como un permanente enfrentamiento. Pero a
medida que la película avanza, dicha relación cambia en una especie de
metamorfosis a través de la cual se establece una nueva relación del tipo
madre-hija, para finalmente, generar otra vuelta de tuerca, donde la
relación ya no parece ser real sino ficticia, colocando a Emerenc como una fuente de inspiración para el personaje
central de la novela que Magda está escribiendo. Todo ello hace que la fluidez
del relato comience a resentirse confundiendo
al espectador, el cual pierde el hilo de lo que está sucediendo, y empieza a
colmarse de preguntas. Emerenc es un personaje de la vida real o es solo el
personaje que ha creado Magda para su novela? Son Magda y Emerenc personajes
antagónicos, que expresan realidades sociales diferentes en un país igualado
por el comunismo? Por qué las reacciones de Emerenc son siempre de rechazo a
Magda? Es Emerenc una vieja antisemita o es una salvadora de judíos? Magda es
una gran escritora o solo recibe los favores del gobierno? La enfermedad de
Tibor, es real o solo quiere enfatizar en la debilidad del marido? Es acaso la
pretendida superioridad de Emerenc la fuerza del Estado comunista o son las
reacciones propias de la represión?
Tantos son los contrasentidos que plantea, tantas son
las insinuaciones que terminan en la nada, que el film de Szabó termine naufragando en el
tedio. Hay películas que han planteado lo mismo con mucha mayor simpleza y
efectividad, como el caso de "La Vida de los Otros", aquella película
alemana de 2006 donde también trabajaba Martina Gedeck (Magda).

El
film es una típica comedia francesa en la cual sus dos personajes centrales son
Germain, un profesor de Francés, y Claude García, un alumno aventajado de su
materia, en una escuela pública de Paris.


Germaín tiene alrededor de 60 años, está casado con
Jeanne, una curadora de arte casi en bancarrota, y vive una vida bastante
aburrida que de repente es alterada durante un fin de semana mientras corrige
unas redacciones que ha pedido a sus alumnos del del colegio durante un fin de
semana. Es que uno de los escritos, el que ha firmado Claude supera largamente
al del resto de sus compañeros, saliendo de la mediocridad y desinterés general
por la materia que expresa al resto.
Pero la vida de Germaín se verá alterada más
allá de las bondades de la
escritura. Porque
no solo impacta la calidad de los escrito sino lo que Claude relata: un fin de
semana en la casa de Rafa, un compañero de escuela, a quien le ha estado enseñando
matemáticas. Claro está que no solo ha enseñado matemáticas, sino que ha
comenzado a meterse de lleno en la vida de la familia, y engancha a su profesor
con un misterioso "continuará…"
Germaín se interesa por la redacción, observa que su
alumno tiene dotes de escritor, y comienza alentarlo a que continúe con
su obra. A lo cual, Claude accede dócilmente. Pero, las incursiones de Claude
en la casa de Rafa comienzan a ser cada vez más frecuentes y atrevidas, lo cual
apasiona a Germaín, y terminará por transformarlo en un cómplice de sus
andanzas más que en su mentor. Claude trastocará la vida de todos, pero
especialmente la de Germaín, que ya no
será el guía de la novela de su alumno sino su propio protagonista
transformando al profesor en el personaje central de un trabajo de redacción
para el fin de semana.
Ozón cuenta esto a toda velocidad, sin ataduras ni
prejuicios, logrando ese tono superfluo y ligero de las grandes comedias
francesas, y a la par que desarrolla una aguda capacidad de observación social.
Este logro se debe al mantenimiento del punto de vista. Ello es la mirada de
Claude vuelta escritura, la de un chico de clase baja, inteligente y de enorme
talento narrativo, quien observando a su alrededor, genera una interesante
crítica social sobre cierta clase media acomodada. No casualmente Ozón cita en
la película a Pier Paolo Passolini, el talentoso poeta y director italiano que
entre otras películas famosas dirigió "Teorema", en la cual, un
extraño personaje aparecía de repente en una casa y seducía sexualmente a todos
los miembros de una familia de la alta burguesía, a la cual corrompía. En aquel
entonces (1968), "Teorema" se veía como una enorme critica a la
burguesía italiana de posguerra. "En la Casa", sin llegar a los
extremos de Teorema, se observa a la familia de principios de siglo, su
vaciedad, su materialismo, su tremenda fragilidad, la endeblez de los vínculos
sociales, la falta de fidelidad y la facilidad de corrupción que se vive en
nuestro tiempo. "En la Casa" no es "La Gran Belleza", pero
sin proponérselo, Ozón logra enviarnos un mensaje parecido, y nos ofrece una de
sus mejores películas de su vasta trayectoria.
miércoles, 5 de marzo de 2014
PHILOMENA de Stephen Frears - DALLAS BUYERS CLUB de Jean-Marc Válle
A PROPOSITO
DE "PHILOMENA LEE" Y "RON WOODROOF"
Dos
películas basadas en hechos y personajes reales, llaman mi atención por su
cuidada elaboración, su capacidad para eludir el folletín, evadir el melodramatismo
y convertirse en dos piezas capaces de apelar a nuestra inteligencia y provocar
nuestra reflexión.

"Philomena" es una película "chiquita pero rendidora", que funciona por los 4 costados. Primero, porque tiene un guión de hierro del propio actor Steve Coogan, que nunca cae en el lugar común ni mucho menos en el melodramatismo. Segundo, porque la dirige alguien con mucha experiencia, Stephen Frears, un inglés que sabe hacer cine y lo hace en ambas orillas del Atlántico, pero se luce más cuando filma en la capital del viejo imperio, dado que está en su casa y se le respeta mucho más su libertad creativa. Frears es un director austero, típicamente inglés, que sabe ir al grano de la cuestión y no se distrae en banalidades. Tercero, porque su actriz principal es una de las mejores actrices del mundo y es capaz de expresarlo todo. Estoy hablando de Judi Dench. Todos juntos,
llevan adelante este melodrama equilibrado. Y cuarto, porque hacia la mitad de la película, se hace el giro justo dejando atrás el género, metiéndose en las consecuencias de lo pasado, y especialmente, dirigiéndose al "perdón", esa condición capaz de hacer cesar nuestra ira o indignación y evitar continuar con el odio ancestral o la cadena de venganzas. El perdón aparece como una necesaria condición para lograr no solo la paz espiritual del individuo, sino también la paz social. De esta forma, "Philomena" se hace grande como película y en lugar del gusto amargo producto de los lamentables sucesos que relata, nos deja un espacio abierto para la reflexión.
Con "Club de Compradores de Dallas" ocurre algo similar. Estamos a principios de los ´80 cuando todavía pocos sabían de qué se trataba el SIDA. Pero la película, lejos de elegir el melodrama, elige un tono de comedia sarcástica, y se transforma en un gran discurso en contra de la manipulación espuria de los negocios farmacéuticos y un alegato sobre el avasallamiento del Estado sobre los derechos del individuo sobre su libertad de elección.


La película se inicia con un tipo al cual le diagnostican la enfermedad, pero el film hace foco en la situación real que se vivió en aquella época donde la epidemia aparece como algo desconocido para médicos y laboratorios, haciendo estragos en la población, particularmente gay. Esta situación se agrava y avanza como consecuencia de la negligencia, desconocimiento o manejos burocráticos, del Estado, quien no autorizaba drogas potencialmente aptas para combatir la enfermedad por no estar probadas y en cambio permitía el manejo inescrupuloso de laboratorios que desarrollaban, probaban y registraban drogas de dudosa eficacia, que podían venderse a precios exorbitantes con la debida receta, a los enfermos tratados en determinados nosocomios, todo ellos debidamente aceitados por cadenas de coimas y favores.
Bien narrada por el canadiense Jean Marc Vallé, soberbiamente actuada por Matthew Mc Conaughey y Jared Leto, este film termina de convencerme de que el cine americano está un "alza" sostenida y corrobora que esta última carrera por los premios Oscar ha sido una de la mejores de los últimos 10 años por la variedad y calidad de las propuestas cinematográficas vistas.
jueves, 27 de febrero de 2014
LA GRANDE BELLEZA de Paolo Sorrentino
LA DOLCE
VITA DE LOS COMIENZOS DE SIGLO XXI
"Termina
siempre así, con la muerte. Pero antes, hubo vida, escondida debajo del bla,
bla, bla,… Todo sedimentado bajo los murmullos y el ruido. El silencio y el sentimiento,
la emoción y el miedo. Los demacrados, caprichosos destellos de belleza. Y
luego la desgraciada miseria y el hombre miserable."

Federico
Fellini atravesó todas las etapas del gran cine italiano. Proveniente de las
artes gráficas, comenzó a hacer cine en los ´50. En esa década nos dejó una
joya indudablemente neorrealista que denominó "La Strada". Pero
recién a principios de los ´60, realizó sus dos obras capitales: "La Dolce
Vita" y "8 y 1/2", obras representativa de sus propias crisis
personales, a la vez que fuertemente criticas de la realidad de su tiempo, de las
cuales emerge un nuevo y verdadero
Fellini, aquel que da lugar a lo denominado "fellinesco" como forma
de describir "una realidad". Y lo fellinesco será mucho más que un
estilo, transformándose en una marca que caracterizan películas que abordan el
surrealismo como "Roma", "La Ciudad de las Mujeres",
"Satiricom" y "Casanova". Años más tarde, llegaría su obra otoñal,
la de su vejez, como "Ginger y Fred" o "La Voz de la Luna".
"La
Dolce Vita" es una bisagra absoluta, no solo en su obra personal sino
también en el cine italiano. Porque cinematográficamente, es el fin del
neorrealismo, pero a su vez, es un fresco impresionante sobre el fin de una
época, el de la reconstrucción de pos guerra, la del olvido de la miserias
pasadas, y el comienzo de una vida superflua y vanidosa, en la cual ya se puede
vaticinar el advenimiento de un tremendo vacío existencial. Comienza, además, a
expresar la decepción de la falsa prosperidad de posguerra.
"La
Gran Belleza" es la "La Dolce Vita" de los comienzos del siglo
XXI. Al igual que en la primera, el relato está guiado por un personaje
principal, un periodista, es decir, un cronista de la realidad, un alter ego
del propio director. Antes, Marcello Rubini en la interpretación de Marcello
Mastroianni. Ahora Jep Gambardella interpretado por Toni Servillo. Ambos nos
introducirán en su mundo fatuo, impersonal, pero Gambardellla no sucumbirá como
Rubini a los encantos de la época asimilando su vida a ella, desnudando su
perplejidad frente a un mundo incomunicado sino que mantendrá distancia y se
transformará en un testigo privilegiado de esta época.
Jep
Gambardella es un escritor talentoso. Acaba de cumplir 65 años. Es un hombre de
la noche. Se siente viejo. Vive solo. Tiene las mujeres que desea. Asiste a
todas las fiestas y es el "rey de los mundanos". Ha escrito un único
libro en su juventud que lo ha colocado como escritor destacado. Todos esperan
de él un nuevo libro. Pero Jep no encuentra la inspiración. Cree que lleva una
vida vacía , tal vez anclada en el pasado, y recuerda a Faubert que quería
escribir una novela sobre la nada. Pregunta a todos si se puede escribir una
novela sobre la nada sin obtener respuesta. Ahora se ha transformado en el
cronista de sociales de un periódico romano. Desde esas páginas, deja sus
testimonios sobre la época en que vive, frecuentando y reporteando a la
intelectualidad romana, a artistas, millonarios, miembros de la realeza e
importantes funcionarios de la iglesia católica.
La película
es una gran crónica sobre la vida social en Roma vista desde el exclusivo punto
de vista de Jep. Al comienzo del film, una voz en off nos dice: "Viajar es
útil, ejercita la imaginación. Todo lo demás es desilusión y fatiga. Nuestro
viaje es enteramente imaginario. Ahí reside su fuerza. Es una novela, nada más
que una historia ficticia". Debería decir, además, esto que usted verá es
una película, no es más que una mirada subjetiva, todas las conclusiones,
espectador, son las suyas.
Pero queda claro que más allá del viaje imaginario,
lo que uno ve y escucha es perfectamente reconocido, y es tan válido aquí como
allá. Es decir que el mensaje de "La Gran Belleza" se eleva por sobre
las fronteras romanas o italianas y alcanza niveles universales. Es imposible
no reconocer lo que el film describe.
No obstante
ello, aceptemos la mirada de Jep, una mirada obviamente subjetiva, que además, es la mirada de un intelectual lucido y
desencantado, con una lengua filosa, pertrechado bajo la seguridad de un
trabajo rentado en un diario importante, permanentemente consiente y
resistente, comprometido con su tiempo, bajo la dirección de una enana que dice
tener el privilegio de haber podido ver la vida siempre desde la misma altura. Enigmática
pero objetiva. Ella parece contener a Jep, y su anormalidad es la real
normalidad del mundo que Jep habita. Un mundo deforme.
Esa mirada
subjetiva de Jep, aunque no le permita escribir una novela sobre la nada, no hace otra cosa que describir "la
nada", esa nada decadente que caracteriza la sociedad de principios de
siglo, esa sociedad pos industrial, la de los servicios, la de la tercera ola, que trata de mostrar un falso bienestar
apoyado sobre una torre de naipes de cartón. Es una sociedad en crisis que está
tomando características seculares y no parece encontrar el principio de su solución.
Es la misma sociedad que genera desocupación y solo parece encontrar como
respuesta entretenimiento masivo. Pan y circo. Y esa descripción es merito de
la excepcional actuación de Toni Sevillo y la no menos deslumbrante puesta en
escena del guionista y director Paolo Sorrentino.
Finalmente
cabe preguntarse cuál es la "gran belleza" que alude el título. Dónde
podemos encontrarla?. No hay duda que en toda Roma la hay, pero no es la
belleza romana, ni la belleza exterior la que alude la película. La gran
belleza es la interior, es la del espíritu, es la que evoca Jep al final cuando
recuerda su primer gran amor adolescente, es la que irradia Ramona, la hija
enferma de su amigo romano, con la cual el establece un vinculo prácticamente
espiritual. La gran belleza está ausente fruto de ese vacío existencial que
expresan la mayoría de los personajes que deambulan alrededor de Jep.
"La
Gran Belleza" es una gran película. Inasible, esquiva, envolvente,
laberíntica, imaginativa, donde el realismo se superpone con el surrealismo, y
los fantasmas del pasado aparecen en el presente. Sin lugar a dudas, la mejor
de su autor y director, Paolo Sorrentino, un joven proveniente de la
"escuela napolitana" que tiene 6 largos en su haber y ya participó
del BAFICI con "Il Divo", un impresionante trabajo sobre la
personalidad y carrera política de Giulio Andreotti, también interpretado por
Toni Servillo. Para ambos, mi mayor respeto y admiración.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)